Гра на флейті як художній феномен

Аналіз художньо-стильових позицій флейтової гри у світлі артистичних спостережень. Розгляд принців флейтового мислення в музиці ХХ століття як з'єднуючих позаакадемічних аспектів флейтової традиції з музичним академізмом інструментального мистецтва гри.

Рубрика Музыка
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 29.10.2015
Размер файла 32,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Гра на флейті як художній феномен

Флейтове мистецтво, що набагато століть випередило красу струнно-смичкових звукових одкровень, завжди зберігало і зберігає нагромадження культурних навичок людей. Воно гідно своєї спеціальної "музичної філософії" - своєї "філософії флейти", бо, відповідно до сучасних установок мистецтвознавства, феноменологічно закарбовує узагальнення художнього мислення в конкретиці флейтової гри.

Отже, актуальність обраної теми дисертаційного дослідження визначається її входженням у проблематику музичного виконавства, що сьогодні є перспективною тенденцією музикознавчих розробок, аж до закріплення в науковому побуті поняття "виконавське музикознавство". У тому числі, актуальність дисертації пов'язана з просуванням теорії та історії виконавства на рівні науково-теоретичного узагальнення гуманітарного знання, що можна оцінювати як принципово новий етап стосовно прикладної теорії та історії виконавства, традиційно обмеженої методичними рекомендаціями музикантів-практиків.

Об'єктом дослідження є музика для флейти в різновидах її відбиття в нотних текстах, тобто в композиторській творчості, і в безпосередньому звучанні, тобто у виконавській інтерпретації.

Предмет дослідження - традиція гри на флейті, що виникає на основі творчості композиторів XVІІІ - XX століть і визначає мислення сучасних флейтистів.

Метою роботи є узагальнення даних про художньо-стильові принципи флейтового мистецтва на основі композиторських опусів і їхнього виконавського втілення, у тому числі, автором даного дослідження і його вихованцями, - з охопленням історичної взаємодії академічної та позаакадемічної настанов флейтового інструменталізму.

Завдання дослідження є наступними:

1) узагальнення даних про етимологію флейтового мистецтва, історичних відомостей про розвиток флейти та пов'язаного з нею роду творчості в контексті уявлень про художньо-стильові принципи музичного мислення;

2) виявлення фундаментальних принципів флейтової гри на основі аналізу творів для флейти класичного академічного етапу, а саме XVІІІ - XІХ століть;

3) визначення нових принципів флейтового мислення в музиці ХХ століття як з'єднуючих позаакадемічні аспекти флейтової традиції з музичним академізмом інструментального мистецтва гри;

4) узагальнення художньо-стильових позицій флейтової гри у світлі артистичних і педагогічних спостережень та в єдності настанов академічного та позаакадемічного інструменталізму;

5) узагальнення артистичного і педагогічного досвіду автора даної роботи.

Методологічною основою роботи є інтонаційна концепція музики, що розглядає музично-специфічні прояви в контексті мовленнєвої і культурно-творчої діяльності в цілому, як це виявляється в працях Є. Назайкинського, С. Скребкова, В. Холопової, а також українських дослідників музики Є. Апатського, М. Давидова, О. Маркової, К. Мюльберга, О. Самойленко, О. Сокола, ін. Теоретичний апарат дослідження обумовлений єдністю в руслі музикознавчого методу історико-культурологічного, жанрово-стильового та аналітичного виконавського підходів.

Матеріал дослідження складають твори авторів XVІІІ - XX століть, у тому числі Й. С. Баха, А. Вівальді, В. Моцарта, але також і ті зразки флейтової музики, що порівняно недавно включені в репертуарний побут музикантів, хоча встигли зайняти почесне місце в концертних і навчальних програмах. До них відносяться твори Г. Телемана, Й. Доплера, а також флейтові партії в сценічних творах П. Чайковського, котрі ще не одержували спеціальної оцінки в музикознавчих працях. Також узагальнюються спостереження про композиції, створені впродовж ХХ століття (А. Шенберга, Е. Вареза, П. Булеза, В. Губаренка та д. ін.), у яких відбиваються істотні моменти з'єднання академічного та позаакадемічного флейтового інструменталізму.

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження визначаються виходом на наступні положення:

1) уперше єдина концепція етимологічних даних, культурно-історичних передумов флейтової гри спрямована на створення "філософії флейти" як теорії виконавства на цьому інструменті в єдності генезису та онтології цього роду творчості;

2) аналіз творів ряду авторів, у тому числі Г. Телемана, С. Меркаданте, що не попадали в поле досліджень вітчизняних музикознавців, а також розгляд стильових принципів флейтових партій в творах В. Моцарта, П. Чайковського, П. Булеза і деяких інших, уперше дозволяє визначати їхні художні принципи в зв'язку з проявом загальних стильових установок флейтового мистецтва;

3) узагальнення досвіду артистичної і педагогічної діяльності автора дослідження як співвіднесення методичних нагромаджень з теоретичними засадами комплексного музикознавчого підходу відкриває можливість нового інтонаційного розуміння інструментальної творчості, ширше - сучасного виконавства як єдності академічної та позаакадемічної настанов ігрової діяльності флейтиста.

Практичне значення дисертації визначається її спрямованістю на потреби виконавської і педагогічної діяльності сучасного флейтиста. Матеріали роботи можуть використовуватися в лекційних курсах історії музики, теорії та історії виконавства, на індивідуальних заняттях по класу флейти у вищих і середніх навчальних музичних закладах.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана на кафедрі духових та ударних інструментів Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової відповідно до перспективного тематичного плану науково-дослідної роботи ОДМА А. В. Нежданової, зокрема, до теми № 6 “Теорія музичного виконавства”.

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася на кафедрі духових та ударних інструментів ОДМА імені А. В. Нежданової. Основні положення дослідження були викладені в доповідях на конференціях (всього 7): Міжнародна науково-практична конференція "Схід - Захід: культура і цивілізація" (Одеса, 2001); Міжнародна науково-практична конференція "Схід - Захід: культура і цивілізація" (Одеса, 2002); Міжнародна науково-практична конференція "Наука та освіта 2003" (Дніпропетровськ - Дніпродзержинськ, 2003); Міжнародний музикологічний семінар "Трансформація музичної освіти: культура і сучасність", присвячений К.Ф.Данькевичу (Одеса, 2003); Міжнародна науково-практична конференція "Захід - Схід" (Одеса, 2003); Міжнародна науково-практична конференція "Захід - Схід: музичне мистецтво і культура" (Одеса, 2004); Міжнародна науково-творча конференція "Музичні інформаційні технології: досвід та проблема розвитку" (Одеса, 2006).

Публікації. За темою дисертації опубліковані 4 статті у фахових збірках, затверджених ВАК України.

Структура дисертації. Робота складається з вступу, двох основних розділів (семи підрозділів), висновків і списку використаних джерел. Обсяг основного тексту - ..., список використаної літератури включає ... найменування.

Розділ 1 - "Мистецтво гри на флейті у вираженні базисних принципів художнього мислення і творчої діяльності в цілому" - відкривається підрозділом 1.1. "Етимологія і генезис флейтової гри", у якому викладаються основні історичні передумови розвитку феномена флейтового мистецтва, на основі яких визначаються його головні властивості. Методична установка даного підрозділу зв'язана з тим, що поняття мистецтва і гри у мистецтвознавчій термінології стали синонімічними, оскільки і перше і друге складають визначальні й уточнюючі характеристики музичного "виконання" - прояву безпосередньої звукотворчості по заданій авторській композиції чи імпровізації по прийнятих композиційних канонах на запозичену чи відразу складену тему. Російське слово "исполнение" (від його кореневого значення - "полный", "наполнение", тобто "доведення до повноти" у поясненні В. Медушевського) у європейських мовах не має буквального перекладу: німецькою і італійською звучить як "гра" (Spіel, gіoco), англійською - "представлення" (performans), польською та українською - wykonanіe, виконання, з кореневим значенням "завершення", "закінчення" ("wykonczac", "кінчати").

Сукупність етимологічних значень слів, використовуваних у європейських мовах для позначення "виконання", вказує на ігрову діяльність як на "наповнюючу" звуковий матеріал особливого роду "презентативністю" та "завершеністю", тобто художніми властивостями, як на "наслідування" життю відповідно до естетичних критеріїв цілісності та закінченості вираження. Культурно-поведінкові стереотипи, відбиті в етимології "виконання", стосовно до інструментальної флейтової специфіки, є тотожними поняттям "гри", "представлення", "створення штучної завершеності". Складання смислів, що породили терміни "гра на флейті", "мистецтво флейтового виконання" і подібні до них, відбувалося історично і локально, оскільки тільки у визначеному ментально-культурному розкладі народжувалася художня якість гри на флейті.

Розгляд історичних етапів формування гри на флейті дозволяє висувати наступний ряд положень.

По-перше, містеріально-архаїчні корені інструмента виявляють його властивості "мімезиса-наслідування" високим формантам мовлення і співу, що відповідають надповсякденному звуковираженню людини. В умовах історичного часу європейських цивілізацій, зв'язаних з культурним принципом християнської Віри, мистецтво гри на інструментах типу подовжньої і поперечної флейти обумовлювалося містеріальним комплексом дохристиянської язичницької культури, залишаючись компонентом народної і світської державної системи в період християнізації. Історично обумовлене збереження зв'язків з античною спадщиною в країнах з раннєвізантійською традицією визначило Прованс місцем народження інструмента, що став базовим в академічному інструментарії.

По-друге, містеріальні корені європейської флейти визначили особливу її значимість у військових оркестрах, а також у музиці театру, де "містика голосового звучання" цього інструмента стала предметом творчості композиторів, що створювали опери, балети, закарбовуючи амбівалентність агресивно-надповсякденної і медитативно-благостної якостей флейтового тембру в розмаїтості переходів і взаємодій його знакових художніх проявів. Значеннєва множинність виявлень тембру флейти послужила багатству виразних можливостей даного інструмента в симфонічній творчості, у концертних трактуваннях флейтових соло - аж до абсолютизації естетичних показників в епоху "діамантового" стилю.

Класичним показником виразної гри на флейті стало трактування її як еквівалента оперного сопрано, тоді як "неоварваристські"-примітивистські стильові настанови ХХ століття повернули архаїчно-містеріальний і народно-обрядовий генетичний сенс тембрових значень флейтового мистецтва. Практика виконавства флейтистів зафіксувала це з'єднання академічних і позаакадемічних показників флейтової гри в прийомах, що відтворюють архаїку подовжньої флейти з її "сонористичним вуалюванням" співочої чистоти звуковедення на цьому інструменті.

У підрозділі 2.2. "Мислення як творчість і логіка музично-інструментальної гри" флейтова гра і музика в цілому співвідносяться з розумовою людською активністю взагалі і виводиться ряд наступних основних положень.

По-перше, музичне мислення "наслідує" ідеям, що складають джерело і перспективу людських відносин і вдач. Безперервність "музичної мови" визначається уподібненням мотивів-фраз словесному фразуванню, з відтворенням мовних мелодійних моделей, що запам'ятовують сутнісні інтонаційні нагромадження людського історичного Великого розуму. Ця музична висотно-ритмізована системність утворює джерело, енергетичну основу, що живить окремі музичні думки, "наслідування-відображення" слів-інтонацій і значимих конструкцій.

По-друге, музична енергія безперервності прояву ритмізуючих чинників висотностей, тривалостей, звукоконструкцій і т.д. підкоряється особливого роду "діалогіці", що являється основною формулою творчого "продуктивного" мислення: музичні тексти народжуються на "перетинанні" композиторської і виконавської діяльностей, що розвиваються по самостійних руслах, але неподільно зв'язаних художньою цілісністю музичного твору.

По-третє мелодійне мислення, упредметнене в мелодійному інструментарії, у феномені флейтової групи і флейти академічного європейського професійного побуту представляє проекцію "лінеарності" логічно-раціональних розумових операцій, безпосередньо, від архаїки до сьогоднішнього дня, відбиваючих у містеріальності даного звуку-тембру ідеальну здатність інтелектуального усвідомлення вихідної міфологеми музично-інструментальної речовини.

По-четверте, енергетична концепція розумового процесу як розумової діяльності, як "руху розуму" дозволяє позначити терміном "музичне мислення" усю сукупність виконавської і композиторської діяльностей, а через формулу А. Лосєва "музика - життя числа" - виділити загальне з абстракціями точних наук і філософії-логіки "значеннєве поле" музичного мислення. "Музичне мислення" співпричетно до метатеоретичних побудов загальнонаукових понять, порівняних в обсязі узагальнюючого змісту з раціонально-філософськими категоріями.

У підрозділі 1.3. "Музична композиція у втіленні базисних позицій гри на флейті" відзначається наступне:

1) закріплення в композиції художньої значущості флейтового виконавства відбивало закономірності становлення європейського професійного інструменталізму, що не має безпосередніх аналогій у мистецтві інших культурних регіонів;

2) естетика класичної епохи європейської музики, від XVІІ до XІХ і далі до ХХ століття, визначалася речовинною відповідністю великого - великому, малого - змістовно-незначному, виключенням з якої є мінімалістські тенденції атрадиціоналістського мистецтва минулого століття;

3) логічний порядок розгляду флейтових творів в аналізах, передбачуваних другим розділом дисертації, відповідає історичній хронології, спрямованій на демонстрацію наростання обсягів флейтових творів з відповідним значеннєвим їх наповненням і "емансипацією смислу" у мистецтві ХХ століття, коли мініатюра, у тому числі флейтова п'єса чи фрагмент, могли нести найвищою мірою значиме виразне навантаження;

4) наявність об'ємних композиційних рамок у класиці флейтового мистецтва визначала культуру риторичної підготовки музиканта, здатного технічно переконливо і смислово цікаво представляти слухачам художньо-завершені твори; неадекватність часових і значеннєвих обсягів у флейтових творах ХХ століття висунула вимоги відповідної високої культури насичено-короткого художнього виконавського висловлення, свідчачи про ускладнення і комбінування прийомів звуковидобування, що походять від основних способів гри.

У Розділі 2 - "Композиційно-художні принципи мистецтва гри на флейті й узагальнення артистичного досвіду музиканта-практика" -послідовно аналізуються флейтові твори різних історичних періодів і національних шкіл, приналежні різним стильовим і жанровим формам, що дає можливість виявляти художню спільність усіх проявів флейтового мистецтва.

У підрозділі 2.1. "Принципи флейтового мистецтва у творчості композиторів XVІІІ століття" як визначальні фактори флейтової гри вивчаються стилістичні нормативи творчості композиторів початку XVІІІ століття, оскільки саме на цьому історичному етапі встановлюється концепція гомофонно-гармонічного стилю. З одного боку, даний стилістичний момент розкріпачував виразну якість мелодійних інструментів типу флейти. З іншого боку - становлення ансамблевого і сольного інструменталізму в його єдності з театральною музикою, одночасно самостійне стосовно опери і музичного театру в цілому, визначило фактурну множинність розглянутого мелодійного інструмента, що одержав можливість зіставлення з іншими інструментальними "голосами" і запозичення тих чи інших прийомів із сольної практики інших інструментів та ансамблево-оркестрового музикування в цілому.

Французькі і німецькі майстри лідирували в розробці нових технічних достоїнств флейти, хоча істотний внесок зробили і італійські автори. І ці якості удосконаленого флейтового діапазону тією чи іншою мірою втілювали у своїх композиціях музиканти, чий внесок у становлення провідних жанрів класицизму-бароко XVІІІ сторіччя є незаперечним, про що свідчать твори А. Вівальді, Г. Телемана, Й. С. Баха, В. Моцарта й інших.

Для аналізу в даному підрозділі дисертації обиралися твори для флейти соло, що втілюють ідеї значущості і серйозності музичних опусів - сонатно-концертні, досить об'ємні композиції, що відбивають основні жанрово-стилістичні тенденції розвитку інструментального мистецтва XVІІІ століття.

Узагальнюючи пророблений аналіз, можна знайти в розглянутих творах наступні ознаки художнього виконавства на флейті.

По-перше, це виразність авторсько-стилістичного почерку кожного розглянутого опусу, хоча кожний з композиторів підкреслював свою причетність традиції і школі (школам), що складали еталонні показники художньої майстерності. Причому, якщо авторське стилістичне "обличчя" Й. С. Баха, А. Вівальді, В. Моцарта, що склалося у творах пасіонного, концертного та оперного жанрів, відображується у флейтових творах як проекція загальних композиторських досягнень на специфіку гри на флейті, то у випадку Г. Телемана ми зіштовхуємося із сутністю саме флейтової спадщини у вираженні сукупного творчого "обличчя" композитора, принаймні, з погляду музикантів - наших сучасників.

По-друге, в аналізованих композиціях для флейти чітко проглядається тенденція сполучення в техніці і виразності флейти специфічних для даного інструмента прийомів з показовими способами гри на скрипці як "штучному інструменті бароко". Так первісно у флейтовій музиці встановлюється художній принцип наслідування даним іншого інструмента, визнаного вмістищем достоїнств "художньої музики". На етапі творчості В. Моцарта спостерігається установка на абсолютизацію флейтових тембрових якостей, що приводить автора до спроби оркестральної розширюваності розуміння концертного флейтового стилю, але також і до поширення флейтових тембральних достоїнств на інші, у тому числі, на струнні смичкові інструменти.

По-третє, стилістичний принцип німецького бароко, що привносить у виразну цілісність сонат, фантазій, концертів театральні контрасти і техніку "складної метафори" можна назвати художнім принципом сонатно-сюїтно вираженої театральності флейтової гри.

У підрозділі 2.2. "Принципи гри на флейті у творчості композиторів ХІХ століття (на прикладі творів Ф. Шуберта, С. Меркаданте, П. Чайковського та ін.)" вказується, що ХІХ століття визначило нові установки у флейтовому мистецтві, значення яких вело до торжества оркестрального мислення в музичній творчості в цілому і відмовлення від універсалізації тембру флейти, що намітилася від кінця XVІІІ до початку ХІХ сторіччя та породила "флейтові" за звучанням, так звані "легкі" фортепіано. На зміну динамічному оркестру класиків приходить романтичний "барвистий" оркестр, у якому дерев'яні духові, як і інші інструменти, усвідомлюються у фонічно-барвистій неповторності звукового вигляду. ХІХ століття - це множинні флейтові соло в оркестрових партитурах, цінні неповторністю "барвистого мазка" у тембральній "оркестровій картинності" композицій. Насамперед, французька і російська романтичні-реалістичні школи (див. твори Ж. Бізе, П. Чайковського), поряд із класикою німецького романтизму К. Вебера - Р. Вагнера, демонструють флейтові соло і звучання флейт як оркестрової групи в їхній відособленості та зв'язку з компактною-динамічною основою романтичного оркестру.

Своєрідним "перехідним" смислом наповняється трактування флейтових звучань у Ф. Шуберта, його італійських сучасників і академічних музикантів, що усвідомлюють себе продовжувачами традицій визнаних майстрів. У їхніх творах знаходимо зв'язок з "універсалізацією" флейти, що намітилася в епоху пізнього Віденського класицизму, але перенесеною в умови тембрально-фонічної диференційованості розуміння зазначеної якості звучання.

У цілому, романтична епоха в її центральному періоді створила для розвитку флейтового мистецтва дуже суперечливі умови. З одного боку, так званий "шалений" романтизм тяжіє до звукової і часової масштабності (симфонізм Г. Берліоза, Ф. Листа, видовищні опери типу опер Дж. Мейербера). Затвердження позицій "шаленого" романтизму у Франції визначило втрату для національної традиції французької клавірної школи, що протистояла німецькому фортепіанному стилю, втім відродженої під час імпресіонізму наприкінці ХІХ століття. З іншого боку, практично "своїм" представником французька школа в романтичному клавірі вважає Ф. Шопена: адже шопенівський піанізм склався на "легкому" фортепіано флейтового звучання, що співвідноситься з традицією клавесинових звучностей.

У цілому, Ф. Шопен з'явився виключенням у французькій романтичній школі, можливо тому, що об'єктивно був класиком польської музики, - порівняємо з "національної дволикістю" Ф. Листа - глави Веймарськой школи і класика угорської музики в одному обличчі. Зазначені аналогії розглядаємо в зв'язку з біографією німецького та угорського, а за місцем проживання та художньо-культурною спрямованістю українського композитора і виконавця Франца Доплера.

Чільне положення флейтового тембру на короткому історичному відрізку на початку ХІХ століття, точніше, в епоху Реставрації, у 1810-і - на початку 1820-х років, визначено культурними перетинаннями трактування цього тембру як компонента військового оркестру, з одного боку, а з іншого боку - театрально-салонною уживаністю флейти, емблематичною для рококо. Так чи інакше, показово те, що флейтова виконавська підготовка визначила інструменталізм мислення Г. Берліоза, хоча, у цілому, була відсторонена від його ж композиторських спроб. Відомо, що автор "Фантастичної симфонії" полюбляв мідь, литаври, найбільше визнавав гучний оркестр, і тільки для контрасту їм уводив "примарні" скерцо (типу скерцо "Феї Маб"), у яких легке флейтове стаккато підтримувалося флейтово ж трактованими стаккато.

Відповідно, високий романтизм середини століття зберігав флейту для камерно лунаючих епізодів, контрастних туттійним-оркестровим динамічним масштабам. Флейта виявляється звичною у фактурі, що поєднує інструмент і паралельно (частіше в терцію) минаючий "ширяючий" голос, коли герої звертаються до світу мрії та уяви в цілому. Саме так звучить соло флейти в арії Лючії ді Лямермур в опері Г. Доніцетти. У такому ж дусі звучить, як знак одкровення душі героя, соло флейти в романсі Радамеса з опери "Аїда" Дж. Верді. Обидва випадки використання флейтового тембру, зрозуміло, далекі від пронизливих звуків флейти військового оркестру і скоріше виявляють відгомони трактування флейти як знака "дематеріалізації" вираження, класичний зразок якого затвердив Х. Глюк у соло для цього інструмента в "Орфеї".

Універсалізм флейти, тобто її потенційна оркестральність, вибудована В. Моцартом у флейтових концертах, не отримав послідовного розвитку в епоху романтизму. Власне, в останніх творах Моцарта спостерігається цікавий тембровий ефект: насичення легким флейтовим стаккато скрипкових партій, а флейтове соло як таке в опері "Чарівна флейта" зводиться до легких тират у дусі "флейти Пана", але не флейти моцартівських же флейтових концертів.

Однак з цією загальною тенденцією звуження можливостей флейтового тембру не могли миритися виконавці-віртуози. У композиціях непересічних флейтистів-виконавців спостерігається установка на роботу, романтичну за своєю ідеєю, "за пунктом виключення", тобто в ігнорування генеральної тенденції і з метою створення унікального розвитку "частковості" інструментального буття. Подібно вищезгаданому Ф. Доплеру, закономірністю композиторської творчості виконавців-віртуозів стало написання масштабних творів для свого інструмента в підтримку високого артистичного реноме інструменталіста. У логіку такого розуміння свого професійного боргу просліджуються творчі ідеї вищезгаданого флейтиста-віртуоза Ф. Доплера. Його "Угорська фантазія" (у повному варіанті назви - "Пасторальна угорська фантазія") є популярним твором у конкурсних програмах, оскільки демонструє розмаїття технічних прийомів і стилістики звучання.

У паралель листовським "Угорським рапсодіям", Доплер, німецький музикант, що працював в Австрії, Угорщині й в Україні, звернувся до актуального в європейському розкладі фольклору - згадаємо Ракоци-марш в ораторії "Осуд Фауста" Г. Берліоза (1848), угорський колорит подій в опері "Фауст" Л. Шпора (1809) та ін. Політичні події - антинаполеонівська епопея - обумовили особливу увагу до феномену угорського воїнства і зв'язаної з ним музики в стилі вербункош, тобто до феномену трансільванських угорців, що жили і боролися пліч-о-пліч з румунами. У романах Жорж Санд з'являється як герой угорський князь, що свідчить про культурно лідируюче положення угорців, носіїв гусарської доблесті і стилю популярної у всеєвропейських масштабах чардашної музики "вербункош".

Ф. Доплер у своєму творі чуйно схоплює ритмічну нерегулярність угорських чардашних речитативів і, певною мірою, ладовий ефект угорсько-циганської гами, що "офарблює" тематизм твору. Явно флейтова партія Рапсодії відтворює можливості скрипки, причому скрипки "постпаганінієвської", тобто скрипки, що претендує на універсальність своєї виразності, в ідеалі "заміщує" оркестр (що "геніально симулював" Н. Паганіні, насичуючи італійську скрипку невластивим їй реальним і мнимим багатоголоссям).

Трактуючи оркестрально флейтову партію, зближаючи останню з "універсальною" скрипкою, Доплер як би відновлює статус флейти, що мав місце в ранній опері. Адже на зазначеному етапі розвитку музичної культури і флейта, і скрипка вважалися моделями штучного голосу співака-сопраніста, що рівно володіє і кантиленою, і швидкою зміною коротких тривалостей.

Вирівнювання можливостей флейти та скрипки в постпаганінієвську епоху, у пору затвердження високих технічних можливостей струнних смичкових інструментів, могло відбутися лише завдяки появі більш досконалої флейти. Скрипкові флажолети породжують аналогічний прийом у флейтовій фактурі, - і Доплер відтворює такий прийом наприкінці Тempo І Фантазії. Назва твору - "Пасторальна угорська фантазія" - містить нагадування про симфонічну ідею пасторальності зі спадщини Л. Бетховена, що також вказує на асоціювання "заміни оркестру" у фактурі-образі твору для флейти і фортепіано.

Композиція Фантазії Доплера об'єктивно має принциповий збіг із планом Угорських рапсодій Ф. Листа, аж до ефектів quasі-клавірного багатоголосся в розділі Моdеrаtо. Ці збіги прийомів та плану творів Доплера і Листа продиктовані спільністю джерела: угорський "вербункош", чардаш у чергуванні повільного речитативу "халгата нота" чи "лашан" (Lasan) і швидкого ритму танцювального розділу "фрішка" (Frіska).

Звертання в даному підрозділі дисертації до стильової виразності флейтових партій в опері П. Чайковського "Пікова дама" зв'язане з тим, що в музикознавчій літературі широко висвітлюється тембрально-стильова характеристичність трактування кларнетів, скрипкових партій у творах П. Чайковського та у "Піковій дамі", зокрема. І це справедливо з позицій індивідуалізованого авторського трактування зазначених тембрів у композиціях російського композитора. Однак флейтові соло характеристичні у своєму роді і несуть самостійне стильове і драматургічне навантаження у творах Чайковського. На прикладі партитури "Пікової дами" у дисертації апробується ідея трактування тембральної якості флейтового звучання в зв'язку з вираженням образної ситуації і символу-змісту характеру персонажів. Узагальнюючи аналізи творів різних авторів ХІХ сторіччя, відзначаємо в них наступні стильові особливості трактування музики для флейти:

1) наявність у композиціях Ф. Шуберта, С. Меркаданте, Ф. Доплера настанов на оркестральну масштабність подачі флейтового тембру, що фактурно-динамічними прийомами немов би переборює мелодійно-одноголосну природу інструмента; водночас в творах вищезгаданих авторів знаходимо осередок специфічно флейтової кантиленності та флейтового "діамантового стаккато", що затверджують амплуа даного інструмента як створення образів "тендітної романтичної мрії", "фантастичних мар", створюючи сталу значеннєву асоціацію для наступних епох;

2) закріплення в партитурах П. Чайковського флейтових амплуа "романтичних мар" поряд з підкресленням фонічної "загадки" флейти, що зберігає зв'язок з "голосами старовини", виступає носієм чисто інструментальної "холодності" (звідси "тембр жаху" у відповідних місцях партитур), спрямованої на протиставлення вокальності як такій та її струнно-смичковим "дублерам";

3) усвідомлення персоніфікованості тембро-образа флейтових звучностей, що дозволяє їм репрезентувати театральну наочність, картинність-мальовничість у музичній конкретиці партитур.

Підрозділ 2.3. "Стильові риси творів для флейти в ХХ столітті як вираження принципів музичного мислення" виявляє особливості музики ХХ століття як етапу "тембру-інтонації", за визначенням Б. Асаф'єва, відритого творами К. Дебюссі і закріпленого фонічно-тембральними відкриттями І. Стравінського.

На хвилі неокласичних устремлінь мистецтва ХХ сторіччя у творах С. Прокоф'єва, А. Онеггера, Д. Шостаковича та ін. флейтові соло нарочито демонструють флейту з її "романтичною знаковістю". А в неоекспресіонізмі другої половини ХХ століття, у творах П. Булеза, Дж. Крамба, знаходимо "знаки флейти" "Місячного П'єро", що зближають з романтичною флейтою самою значеннєвою вторинністю трактування, подібно "романтичним нагадуванням" партитур Прокоф'єва-Шостаковича.

У цілому "флейтова мелодійність", заявлена К. Дебюссі, мала і самостійне продовження у творах "неоімпресіоністів-неосимволістів", у числі яких знаходимо і дивні композиції Е. Вареза 1940-х років, Є. Вангеліса початку третього тисячоліття. У руслі зазначених шукань виявляються твори українських композиторів, у тому числі, В. Губаренка.

Одним з яскравих зразків оркестрального переломлення можливостей флейти в музиці ХХ сторіччя є композиція, що стала емблематичною для століття минулого: "Carmіna Burana" К. Орфа.

Якщо підвести підсумки розгляду тембральної якості уживання флейти в К. Орфа, то вимальовуються три позиції композитора:

1) мелодично-лінеарне трактування фонізму флейти, що продовжує концепцію К. Дебюссі, але, на відміну від останнього, загострює до межи ненормативні, "екстремальні" умови подачі даного тембру - за допомогою його фактурно-тембрального "оточення";

2) особливого роду сполучення ритмічної вишуканості та кантиленності, що утворює для виконавця високу артистичну спокусу;

3) істотність архаїчно-фольклорних ознак у тембро-фоничній структурі інструмента, що провокують внесення виконавських прийомів позаакадемічної гри в пропорціях і критеріях, визначених передакадемічною традицією інструментальної гри.

Іншим у всіх відносинах за характером та смислом твором, що закарбовує тембральну конкретику флейти в музиці ХХ століття, є композиція, створена сучасником, співвітчизником і, проте, стилістичним антиподом К. Орфа - представником "необахіанства" минулого століття П. Хіндемітом. Мова йде про Сонату для флейти і фортепіано П. Хіндеміта, що зайняла надзвичайно почесне місце в навчальному і концертному репертуарі флейтистів та є обов'язковим пунктом конкурсних програм флейтистів і піаністів-ансамблистів.

В узагальнення аналізу відзначаємо:

1) відновлення в неокласицизмі П. Хіндеміта ідеї класичної і раннєромантичної музики - універсальності флейтового тембру; мелодійна природа інструмента дивно розширюється за рахунок схованої поліфонії як висотно-інтервального, так і метро-ритмічного вираження;

2) принципове уподібнення побудови камерної флейтової Сонати Хіндеміта його ж симфонічним творам, що підтримує настанову на універсальні можливості флейтової виразності;

3) особлива значимість "нового ліризму", зв'язаного з ритуально-типовим, гімнічно-кантовим у тому числі, піднесенням надособистого ліризму;

4) самозначимість ритмічних типологій і ритмічної символіки в єдності з моторикою сталості ритмічних "пульсацій", прояв ритмовідчуття, відмінного від класики і романтики європейської професійної музики.

Соната для флейти Ф. Пуленка виступає яскравою протилежністю бароково-романтичної "універсалізації" можливостей флейти. Пуленк милується неповторністю звучання саме флейтового тембру, уподібнюючи його за допомогою стилістики пасторальності фольклорно-античному авлосу-тібії. Опора на жанр "пісні без слів" зближає Пуленка з романтизмом у напрямку, протилежному фактурному уподібненню скрипки і флейти: це сфера узагальненої лірики мелодійних моделей, сприйнятих композитором від "шансон".

Концерт для флейти і камерного оркестру В. Губаренка за експресивно-ліричним трактуванням тембру інструмента успадковує французьку, німецьку західноєвропейської лінії, а також вітчизняні напрацювання фольклорного і професійного користування цією загадково місткою тембровою "фарбою". Маємо на увазі також ніжну відстороненість звучання флейти-сопілки, про яку так поетично згадується в "Лісовій пісні" Л. Українки. Фольклорний флейтовий колорит буквально "огортає" слух на початку Концерту, коли пісенні повороти переплітаються з інструментальної аріозністю оперних фрагментів. Знайдений тембровий спосіб вираження гармонійно співвідноситься зі стилістичними досягненнями попередників українського майстра, стаючи й його певною художньою знахідкою в даному творі.

У підрозділі 2.4. "Узагальнення стильових принципів гри на флейті" розкривається єдність ігрових установок академічного та позаакадемічного інструменталізму, а також практики артистичних та педагогічних спостережень.

Зроблений історичний огляд і узагальнення творчої виконавської практики дозволяє виявляти такий аспект виразності флейтового звучання, як втілення войовничої енергії і містичної мрії "homo luduens" - "людини граючої", виявляючи тим самим культурний досвід більш глибинних шарів буття, ніж ті, котрі охоплюються здібностями "homo sapіens", тобто логічно-розумовими акціями людини більш пізнього історичного часу.

Як підсумок аналізу виділені деякі стилістичні якості партій флейт і спеціальних композицій, створених для даного інструмента в ХХ столітті:

1) сутнісність фонічних аналогій з фольклорною й архаїчною флейтою при трактуванні партій в оркестрі і соло, що визначають у виконавській діяльності відповідні неакадемічні рішення в озвучуванні партій;

2) відтворення в "тембральній автономії" (у формулюванні В. Цитович) інструментальних партій флейтових знаків-образів романтичної, імпресіоністської музики, у сполученні з ознаками "флейтової універсальності", заявленої великими концертними композиціями XVІІІ - XІХ століть;

3) ритмічне збагачення флейтових партій, що сполучають моторику з ритмічною анормативністю, котра підкреслювала в романтичну епоху кантиленні "дихально-мовні висловлення", але котра в ХХ столітті ввела їх у тверді метрично-темпові характеристики механічно-рухових мелодійних проявів;

4) тенденцію відновлення на базі завоювань "тембральної автономії" універсального трактування інструмента, припиненого "колористичним лицедійством" романтичного оркестру.

У Висновках дисертації відзначається, що історично-поетапний розгляд музики для флейти, охоплюючи в сукупності твори трьох з половиною століть, дозволяє усвідомити діапазон змін і одночасно континуальні моменти флейтової майстерності, відбиті в авторських композиціях і в традиції їхнього виконавського втілення-озвучування.

Проведений у дисертації аналіз музичного матеріалу спирався на твори, що традиційно входять до репертуару флейтистів (Й. С. Баха, В. Моцарта, К. Вебера), а також - на оновлюючі його великі форми (що розвиваються К. Дебюссі, Е. Варезом, П. Хіндемітом). Аналізовані також твори, що, будучи створеними в попередні століття, усвідомлені були в їхній оригінально-стильовій якості лише на грані ХХ і ХХІ століть (твори Г. Телемана, С. Меркаданте, Ф. Доплера). Зазначені композиції демонструють можливості універсального трактування флейтового тембру, насичення його оркестральністю, що обумовлює особливий академічний статус флейти - досконалість прояву "всеінструментарію" у конкретиці даного інструментального звучання.

Музичний аналіз допоміг виявити особливий шар історичної абсолютизації флейтового тембру як естетичної норми тембрального вираження - наприкінці XVІІІ - на початку ХІХ століть. І початок цьому руху до "флейтового естетичного абсолюту" закладений великим Моцартом - закріплений італійськими авторами, ранніми німецькими романтиками, у тому числі Ф. Шубертом. Зазначені етапні зміни в стилістиці подачі флейтового тембру пояснюються історичними тенденціями етимології флейтового звучання. Культурна штучність сфери художнього прояву музичної творчості нерідко диктує принципове заперечення художнього генезису європейської флейти, визначеного її роллю в культурі Провансу передренесансної епохи. Орієнтування на мужність звучання інструмента, спочатку зв'язаного з виглядом лицарської доблесті, одержало принципово "звернений" характер у період розуміння флейти як "естетичного абсолюту": наприкінці XVІІІ - на початку ХІХ століть флейта символізувала витончену жіночність і зворушливу "легкість дематеріалізації". І це, в кінцевому рахунку, обумовило зникнення масштабних творів для даного інструмента у видатних авторів середини і другої половини ХІХ століття.

Розгляд партитур і сольних фрагментів для флейти у творах П. Чайковського відкриває деяку загальну якість розуміння цього тембру даним композитором, що успадковує європейський романтизм-реалізм і затверджує індивідуальний принцип: надособисто-фантазійний, ритуально-обумовлений смисл флейтових звучань.

Матеріал аналізу дозволяє також апробувати ідею В. Цитович про "автономізацію тембру" у музиці передодня ХХ століття, що звертає мистецтво гри на флейті до архаїчних і фольклорних джерел, тобто дає новий, до того нереалізований у професійній творчості варіант "звертання до джерел", до генетично обумовлених ознак флейти як ритуально-обрядового інструмента. Символізм тембру флейти у творах І. Стравінського, А. Шенберга, К. Орфа та ін., розвиваючи принцип "мелодизованого тембру" флейти К. Дебюссі, визначається опорою на ритуально-обрядову змістовність у трактуванні інструмента. Звідси - позаакадемічні, одночасно нормативні моменти трактування флейтових звучностей у творах названих і інших авторів ХХ сторіччя.

Як висновки зі спостережень над проявами флейтової тембральності в музиці минулого сторіччя слід зазначити спеціальну роль тембральної знаковості у творах неокласиків ХХ століття, а також "асоційованої знаковості", що дозволяє персоніфікувати тембр флейти в надособистісному змісті "представництва епохи". Початок ХХІ століття вказує на сталу тенденцію розширення флейтової знаковості за рахунок уловлювання в її звуках "зв'язку часів".

Флейтовий континуум - мистецтво кантиленного звуковедення, даного в повільному, помірному або дуже швидкому темпі, з ефектами тактової або довготно вимірюваної метризації. Остання утворила надбання флейтових композицій ХІХ - ХХ сторіч, що виконуються в мовленнєво-розспівній або ритмічно жорстко упорядкованій манері. Поперечна флейта академічного інструментарію виявляє перспективи трактування її тембру як самодостатнього у великих формах - в ансамблевому або сольному звучанні. Мінливі "лики" флейтового тембру виявляє творчість С. Прокоф'єва та Б. Бріттена, А. Шенберга та П. Булеза, Д. Шостаковича та Е. Денисова, Е. Вареза та Є. Вангеліса. Голос стародавніх цивілізацій, запаяний у стрункий корпус інструмента, став опорним у сукупній музикантській діяльності короля-композитора Фрідріха Прусського Великого, а також для "мага інструментування" Г. Берліоза. Другий з названих був першим закордонним почесним членом в Імператорському Російському Музичному Товаристві; твір саме цього композитора було виконано в перший сезон відкритої в 1913 році Одеської консерваторії.

флейтовий гра інструментальний мистецтво

Література

1. Дзисюк. В. Выразительность флейтовых соло и флейтового вибрато в практике современной театральной музыки // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової. Вип. 3. - Одеса: Друкарський дім, 2002. - С. 273-280.

2. Дзисюк В. Ментальные ритмы трактовки флейтового тембра (на примере концерта для флейты и камерного оркестра В. Губаренко) // Метроритм-1. Колективна монографія. Під редакцією І. М. Юдкіна. - Киев, 2002. - С. 129-131.

3. Дзисюк В. Исполнительские аспекты композиции концерта №1 G-dur, В.А. Моцарта для флейты с оркестром // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової. Вип. 4, кн. 2. - Одеса: Друкарський дім, 2003. - С. 269-279.

4. Дзисюк В. Двенадцать фантазий для флейты Г. Телемана // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової. Вип. 6, кн. 2. - Одеса: Друкарський дім, 2005. - С. 323-335.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Роль та місце Френсіса Кленьянса у сучасній гітарній музиці. Характеристика та аналіз обраного твору композитора. Розгляд основних художніх та виконавських аспектів інтерпретації: структури, природи мелодичної лінії, гармонії, ритму, технічних прийомів.

    курсовая работа [56,8 K], добавлен 25.02.2014

  • Поняття циклічності в жанрах сюїти та партити. Аналіз жанрово-стильового моделювання в творчості українських митців в жанрі інструментальної музики. Осмислення фортепіанної творчості українських композиторів ХХ століття у музичній культурі України.

    статья [15,2 K], добавлен 27.08.2017

  • Розгляд інструментального мистецтва та виконавства в джазовій сфері України, моменти та причини, що гальмують розвиток галузі культури, і фактори, що розвивають виконавців і рухають вперед. Позитивні тенденції розвитку української інструментальної музики.

    статья [21,7 K], добавлен 07.02.2018

  • Механіко-акустичні властивості педалі, її функції на початковій стадії навчання учня-піаніста. Застосування педалі у творах поліфонічного складу, у клавесинній музиці XXIII століття. Особливості використання педалі у сучасній українській музиці.

    курсовая работа [61,5 K], добавлен 11.12.2010

  • Вивчення біографії та творчості композитора Миколи Дмитровича Леонтовича. Художньо-ціннісний критерій музичного твору. Аналіз-інтерпретація літературного твору та його художнього образу. Характеристика особливостей виконання хорового твору "Льодолом".

    реферат [31,1 K], добавлен 02.06.2014

  • Ознайомлення з характерними ознаками джазового мистецтва. Вивчення видів духових інструментів: стародавніх флейт, інструментів язичкового типу звуковидобування та інструментів з воронкоподібним мундштуком. Аналіз переспектив модифікації інструментів.

    статья [22,2 K], добавлен 24.11.2017

  • Досягнення мобільності виконавського колективу при використанні баяну та акордеону. Суть їх застосовування для виконання підголосків, гармонічної підтримки духових інструментів та гри соло. Аналіз джазу, оркестровка якого відповідала західним зразкам.

    статья [21,6 K], добавлен 07.02.2018

  • Головні етапи розвитку хорової кантати в українській музиці XX століття. Основна характеристика творчості Лесі Дичко. Аналіз особливостей драматургії та композиції кантати "Червона калина", специфіка трактування фольклорного першоджерела цього твору.

    курсовая работа [4,0 M], добавлен 19.02.2012

  • Розкриття історичного аспекту проблеми та сутності понять "музичне виховання", "музична освіта", "культурні традиції". Обґрунтування необхідності удосконалення музичного виховання. Порівняльний аналіз даних аспектів в освітніх системах Японії та України.

    курсовая работа [50,1 K], добавлен 22.11.2014

  • Етапи та передумови формування музичного мистецтва естради. Розвиток мистецтва, орієнтованого на емоційно-афективну сторону. Виникнення різних аспектів мистецької практики - жанрів, закладів культури, тематики. Орієнтація на широкі слухацькі смаки.

    статья [23,5 K], добавлен 24.04.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.