Музыка и ХХ век: переломный момент философские рассуждения

Предметное рассмотрение витиеватостей разнообразия музыки с начала XX века. Процесс перехода от семитонового принципа письма к двенадцатитоновому. Использования сэмплированного звука в музыке. Секрет постоянного минимального изменения звуковых вариаций.

Рубрика Музыка
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 23.01.2018
Размер файла 31,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Музыка и ХХ век: переломный момент философские рассуждения

Фамилия автора: К.А. Швыдко

Философствуя о новой и новейшей музыке, в первую очередь необходимо вспомнить те предтечи музыкальной культуры, какие были коррелированны, а вернее сказать, вычленены в начале XX века. Хотя, конечно, предпосылки предпосылок уводят нас корнями в классическую модель развития классической музыки. Имена композиторов, занявших свои, исключительно им принадлежащие, места в истории человечества, и сегодня не забыты истинными ценителями прекрасного. Их гениальность и значимость не нуждается даже теперь, когда музыка ушла, как на первый взгляд может показаться, очень далеко от традиций классики, в доказательствах, если они и необходимы.

Великая Венская Школа (Гайдн, Моцарт, Бетховен), породившая не менее великую Нововенскую Школу (Арнольда Шенберга, его учеников Альбана Берга (1885-1936) и Антона Веберна (1883-1945) и других), а вслед за ней и Новейшую Венскую Школу (Питер Крудер, Ричард Дорфмайстер, Руперт Хьюбер, Патрик Пульзингер), предопределила ход развития и основные как музыкальные так и идейно-философские аспекты современной музыки. И это,как представляется, ещё долгое время будет оставаться той отправной точкой к пониманию феномена прошлой, настоящей и будущей современной музыки (о том почему можно смело говорить о современной музыке с позиции не только настоящего, но прошлого и будущего, мы попытаемся прояснить далее).

Прошлое современной музыки заключается в музыкальных произведениях нескольких проявлений музыкального искусства, существовавших в начале XX века. Два таких направления, имели, по мнению Т. Адорно, фундаментальное значение, - экспрессионизм (нововенская школа) и импрессионизм (неоклассицизм в лице Стравинскогои французской школы импрессионизма) [1, с. 287].

Собственно, именно Адорно, в своих многочисленных работах с большей предметностью и упором на теорию, дал характеристику и описал нюансы современной (на тот момент) музыки. Исходя из фундаментальности и авторитетности в научно-музыкальном мире его трудов, я постараюсь вынести основные положения, касающиеся новейшей музыки.

Перед тем как перейти к предметному рассмотрению витиеватостей разнообразия музыки с начала XX века, считаю необходимым разъяснить тот революционный, и в то же время эволюционный аспект, бесспорно характеризующий всю современную музыкальную мысль, по сей день. Произошёл качественный переход от семитонового принципа письма к двенадцатитоновому. Веберн очень коротко и ясно объяснил переход от тональной семиступенной композиции к хроматической и атональной двенадцатиступенной:

«... Так исчезли эти два лада (мажор и минор), уступив место одному-единственному звукоряду - хроматической гамме. Возникли гармонические комплексы такого рода, что, опора на основной тон стала беспредметной. Это произошло в период между Вагнером и Шёнбергом, первые произведения которого были еще тональными. Рухнуло то, что в период от непосредственных предшественников Баха и до наших дней составляло основу музыкального мышления: мажор и минор исчезли. Шёнберг образно выразил это так: из двуполости возник сверхпол!» [2, с. 101]

Тональное письмо, использующее три функции (тонику, субдоминанту и доминанту с их обращениями, а также временные модуляции в соседние тональности), циркулярно, строится на вечном возвращении в исходную тональность. Двенадцатитоновое атональное письмо -серийно.

Серия (ряд) вмещает в себя любое возможное соотношение двенадцати звуков с одним ограничением - в пределах серии ни один из тонов не может повториться. Однако сам ряд, в виде обращения, противодвижения или обращения противодвижения может и должен повторяться как можно чаще, ибо именно его повторение обеспечивает ту связь, которая в тональной музыке обеспечивается переменным проведением темы в основной тональности. Кроме того, тематический материал больше не нуждается в мелодическом рисунке, его роль исполняет ряд.

Перекочевавшие в двенадцатитоновую композицию период и восьмитактовое предложение, на котором строится музыкальная мысль, становятся неузнаваемыми, а то и вовсе исчезают, хотя Веберн всячески настаивает на их сохранении. Однако последствия Новой музыки, сказавшиеся уже у следующего поколения композиторов, унаследовавших письмо сериями (например, у Булеза), прекрасно подтверждают эту позицию.

Опасность ломки периода, безусловно, является неотъемлемой частью отмены тональности, и предполагает еще более радикальный уход от традиционной фразировки. Изменение звуковысотных соотношений (элемент качественный) повлекло за собой модификацию соотношений количественных. Восьмитактовое предложение держится на логике завершения, которое осуществляется через субдоминанту и доминанту к тонике [3, 109].

В двенадцатитоновой композиции фигура подобного завершения аннулируется; завершение тождественно исчерпанию ряда; это значит, что роль количества становится преобладающей, порой даже мистической. С изменением количественной сущности музыкального высказывания изменяется и длительность произведения. Это происходит не сразу. И хотя Шёнберг и его ученики постепенно шли к разрушению тональности, окончательно метод двенадцатитоновой композиции как таковой сформировался в начале 20-х.

Итак, примерно в 1910 году формируется серийная (додекафонная) композиция, проще говоря - сериализм. Техническая идея серийной композиции состоит в сведении разных измерений музыкальной фактуры - мелодии-горизонтали и гармонии-вертикали - к единственному: ряду из 12 неповторяемых высот. В сериализме такие ряды организуют также длительности, штрихи (приемы звукоизвлечения), оттенки громкости [2, с. 384].

Эстетическая задача серийности и продолжающего ее сериализма - создать предельно единую, цельную конструкцию, стерильную и герметичную, не впускающую в себя никакой жизнеподобной интонации, никакой «сырой» (не возведенной к идеально-умопостигаемому типу) экспресии. В эстетическом плане серийность и сериализм означают противовес к современной мозаичной массовой культуре, к шлягеру, «давящему» на слезные железы, или к детективу, возбуждающему инстинкт погони. музыка двенадцатитоновый звуковой

Серийная и сериальная техники зарождаются в нововенской, или Второй венской школе, в творчестве Арнольда Шенберга, его учеников Альбана Берга и Антона Веберна. Эти композиторы наследовали романтикам, особенно Вагнеру. Лейтмотивная техника его оперного письма, когда вся оркестрово-вокальная ткань структурирована отдельными мотивами, послужила прообразом серийной техники. От множества лейтмотивов остается как бы один, который переводится в абстрактный план и становится рядом из двенадцати звуков -моделью сочинения. Все, что есть в сочинении, выведено из этого ряда. Ничего, что не выводилось бы из ряда (серии), в сочинении быть не может. Если ряд вместе с обращениями исчерпан, то мотивация произведения исчерпана соответствующим образом.

Организация серийной, и особенно сериальной, музыки столь сложна, что слух ощущает лишь идеальную связь элементов, но не в состоянии конкретно зарегистрировать, как трансформации серии связаны с исходным рядом и друг с другом. Поэтому культ совершенной унифицированности оборачивается в восприятии непредсказуемостью звуковых сочетаний. В конце концов композиторы и сами становятся на точку зрения восприятия и от тотальности порядка обращаются к планируемой случайности, неупорядоченности.

Промежуточные фазы, ведущие от сериализма к его противоположности, -пуантилизм (звуки серии и ее трансформаций отделяются друг от друга паузами, регистровым разбросом, тембровым контрастом или всем этим вместе; звуки замыкаются в себе, как если бы каждый был частью, разделом произведения - как у А. Веберна в Симфонии, ор. 21, 1928г.; ); сериализм групп (в роли элементов ряда - не отдельные звуки, длительности, а группы звуков, длительностей и т.д., обращение с ними может быть таким же, как в пуантилизме - как в «Первой фортепианной пьесе», 1952, Карлхайнца Штокхаузена)

Именно в нескольких основных идеях подобного структурирования и выражения материала высматриваются опознавательные моменты, характеризующие новейшие музыкальные структуры.

Один из них - принцип повторяемости -доходит до своего апогея в понятии закольцованности (loop), который чисто технически связывает с ещё одним очень важным феноменом новой и новейшей музыки -сэмплированием (sample), идеи которого будут обозначены ниже:

Сэмпл - «кусок» (хотя точнее переводить как «музыкальный материал» или же «звуковой отрезок») сотворил полнейший переворот в первую очередь в самой концепции сочинения музыки и, соответственно, её воспроизведении.

Важно рассмотреть два момента: идейную предпосылку использования записи непосредственно в момент живого исполнения и чем такая музыка кардинально отличается от всего, что ей предшествовало.

Использования сэмплированного звука наравне с другими звуками, издаваемыми уже привычными музыкальными инструментами, несёт в себе идею цитирования. До этого такое цитирование было возможным только в рамках музыкального письма, конструирования гармонии, то есть непосредственно полным повторением нотного порядка. Цитироваться музыкой могла только музыка. Теперь же цитированию подвластно всё, что имеет звук. Вне зависимости от характера звука, его сложности или конструктивного начала. Исходя из этого, цитируется уже не гармония, не нота, а именно звук.

Американский композитор Стефен Михаэль Райх (1936г.) в 60-е годы ХХ века одним из первых экспериментирует сразу с двумя катушечными магнитофонами, пользуясь уже не просто отдельными сэмплами, а используя так называемый loop (петля).

Этот термин становится прозрачно ясен, если представить себе магнитную плёнку. Дело в том, что если сэмпл - это некий звуковой отерзок, то достаточно его просто замкнуть путем склейки начала и конца плёнки и это уже, луп. Райх, как раз таки, и занимался созданием музыки по средством таких вот лупов, причём, большинство используемого им материала на магнитной ленте можно разделить на два вида: первый - это слова, человеческая речь и всё что его окружает; второй - «лупы»-«петли», состоящие из музыкальных фраз или просто отдельных кусков партий.

В пример можно привести несколько знаменитых произведений Стива Райха, в которых самым наглядным образом демонстрируется техника лупирования. It's Gonna Rain (1965г.) В одном из интервью Райх рассказывает о создании этого произведения так: в одном из парков Сан-Франциско он записал уличного проповедника. Из записанной проповеди которого, он вырезал и закольцевал только выражение, которое переводиться как «будет дождь» собственно, именно эта фраза, превращённая в петлю и звучит на протяжении всей композиции, в двух частях.

Райх называет свою технику phasing (фазирование). Смысл заключается в том, что имея четырёх катушечный магнитофон и две одинаковых петли, Райх воспроизводит, или правильнее будет сказать, запускает петли таким образом, что фраза начинает наслаиваться сама на себя бесконечное количество раз, то как бы обрывая себя саму, то дублируя почти в унисон.

Секрет постоянного минимального изменения звуковых вариаций заключается в нескольких вещах. Во-первых это специфичность старых бабинных магнитофонов имевших на тот момент не кварцевый, а ременной привод создающий крутящий момент, в следствии чего на небольшом промежутке плёнки постоянно повторяющемся улавливается почти неощутимое «плаванье» звука. Следующим моментом является наличие ни одной, а сразу двух, совершенно одинаковых, петель, запущенных не одновременно, а с запозданием одной по отношению к другой. В изменениях запозданий двух петель и состоит технический момент данного произведения. Но что интересно, Райх в интервью говорит о том, что в тот момент, когда уличный проповедник произносил фразу про дождь, на площади вспорхнули голуби и звук их крыльев запечатлелся на плёнке, хотя и значительно тише, чем голос, что, кстати, тоже явилось немало важным аспектом формообразующей конструкции, выстроенной Райхом. При повторении петли взмах крыльев несёт ритмическую нагрузку, как перкуссия.

Ещё одним существеннейшим аспектом такого качественно нового подхода к музыке является вопрос о темпоральности («временении»).

Произошла концептуальная интенсификация временения произведения. Причем, это было вовсе не коренное его изменение, но усугубление того, к чему стремилась австро-немецкая музыка на протяжении всей своей истории. А именно: к предельному обобщению смысла, его абстрактности. Это свойство выделяет и Веберн, приводя в качестве примера абстрактность связей у позднего Баха, в его в «Искусстве фуги» [4, c. 64]. Это очень показательный пример, ибо у Баха в прелюдиях и фугах произошло окончательное формирование темперации.

Итак, возвращаясь к новым средствам временения, можно сказать, что, несмотря на сложнейшие полифонические изыскания, музыка нововенцев достигает предельной вертикальности, сжатия времени (особенно у Веберна), его экономии. Получается это за счет того, что из предложения изымаются все «рамплиссажные», по выражению Р. Щедрина, элементы, которые раньше заполняли время периода вглубь и вширь. [5, c. 87]

Как только мы подходим к концепту времени, начинаются взаимные оправдания и обвинения. Адорно настаивает на том, что у Стравинского, в отличие от школы Шёнберга, время метаморфирует в пространство.

Э. Паунд же, страстный апологет временных позиций Стравинского в музыке, в своем трактате о гармонии тоже упоминает пространство, однако в ином контексте. Это уже time-space - «время-пространство», которое опять-таки противопоставляется в качестве горизонтальной гармонии «вертикальному месиву» школы Шёнберга. Адорно настаивает на исчезновении времени из музыки Стравинского вообще. Паунд, напротив, утверждает, что именно ритмика Стравинского позволяет ему адекватно «нарезать» временные куски и уместить в них расстояния от одного звука-удара к другому. Поэтому у него и заходит речь о времени-пространстве; промежуток между звуками - это еще и расстояние, как высотное (пространственное), так и временное.

Но надо учесть, что разговор о времени идет здесь между Стравинским - Паундом и Адорно - Шёнбергом с разных позиций. Стравинский отказывается от времени «внутреннего состояния субъекта и событий, действующих на его сознание». Его интересуют законы реального онтологического времени - отсюда и поиск дорефлексивного статуса природы, и пра-коллективности. Свой выбор он объясняет цитатой из Сувчинского: «Один тип музыки развивается параллельно онтологическому времени.. Другая же (Шёнберг подходит под это определение другого типа времени) опережает и нарушает этот процесс. В первом случае важно единообразие, во втором - контраст» [6,с. 135].

Итак, музыкальная фигура не должна уходить от течения времени, то есть подвергаться варьированию (основной принцип развития нововенской школы), поскольку единообразие дает эффект только с течением времени. Такое временение относится к музыкальному материалу предельно буквально, то есть оно не метафизирует над хроносом, пытаясь оставить восприятие материала тождественным его свершению. В этом случае музыкальная фигура подчиняется законам времени, а не наоборот, как у Шёнберга. И с этой точки зрения Стравинский и Паунд могут считать штудии нововенцев «вневременными». Однако то, что для Стравинского является символом временения, Адорно интерпретирует как «замораживание» времени:

«Музыка Стравинского избегает диалектической полемики с протеканием музыкального времени, составлявшей сущность всей великой музыки, начиная с Баха», - пишет он [1, с. 296].

Отходя от предельных философских выкладок, можно высмотреть в подобном протекании и развитии музыки моменты, отсылающие нас в непредсказуемое, по отношению к конструкции и непосредственно идеи, будущее, в котором време-нение возможно либо перестанет существовать как таковое, либо по аналогии станет самым определяющим и смыслообразующим звеном.

Сейчас просматривается закономерность временения музыкального произведения в пользу продления его продолжительности, через мнимое замедление времени в самом произведении, а зачастую и полную его остановку. В особенности этот феномен интересен в новейшей танцевальной музыке. Что в первую очередь говорит о проникновении концептуальных особенностей одной музыки (неоклассической) в другую, которую классической никак не назовешь.

Кроме такого, немаловажного для понимания новейшей музыки аспекта как эксперименты с хроносом, выявляется цепочка определённых музыкальных феноменов, показывающие невозможность дальнейшего рассуждения об элитарности музыки и, о её массовости, как о противоположностях.

В этом контексте, предлагаю градацию по типу идейного признака. Это позволяет отойти от проблемы, так немало волновавшей Адорно и многих других философствующих критиков музыки последних столетий, а именно, «серьёзности» разнообразия музыкальных продуктов, так как точкой в этом вопросе является даже не principum individualis, на который списывалось достаточное количество не разрешаемых на тот момент споров, а, скорее, вытекающий из него, вопрос интенциональной мотивации композитора.

Литература

1. Адорно Т. Философия новой музыки. - М.: Логос,2001. - 352 с.

2. Чередниченко Т.В. Тенденции современной западной музыкальной эстетики. К анализу методологических парадоксов науки о музыке. - М.: Музыка, 1989. - 223 с.

3. Булез П. Идея, реализация, ремесло // Homo musicus: Альманах музыкальной психологии. - М.: Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского, 1994. - С. 91-136.

4. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. - М., 1975.

5. Штокхаузен К. Структура и время переживания // Homo musicus: Альманах музыкальной психологии "95. - М.: Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 1995. - С. 76--94.

6. Сувчинский П. Понятие о времени и Музыка (размышления о типологии музыкального творчества) (1939) // Вишневецкий И.Г. «Евразийское уклонение» в музыке 1920--1930-х годов: История вопроса. Статьи и материалы А. Лурье, П. Сувчинского, И. Стравинского, В. Дукельского, С. Прокофьева, И. Маркевича. - Монография. - М.: Новое литературное обозрение, 2005. - С. 356--367.

7. Шенберг А. Убеждение или познание? // Зарубежная музыкаХХ века. - М., 1975.

8. Асафьев Б.В. Книга о Стравинском. - Л., 1977. -289 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Отличительные черты и значение музыки начала 20 века. Композиторская деятельность С. Рахманинова, самобытные основы его музыкального стиля. Творческий пусть русского композитора и пианиста А. Скрябина. Разнообразие музыкальных стилей И. Стравинского.

    реферат [41,5 K], добавлен 09.01.2011

  • Понятие о классической музыке. Возникновение джаза как соединения нескольких музыкальных культур и национальных традиций. Основные центры возникновения и развития рок-музыки. Авторская песня или бардовская музыка. Стиль электронной танцевальной музыки.

    презентация [1,1 M], добавлен 17.12.2013

  • Использование полифонии и контрапункта в музыке барокко. Яркие композиторы классицизма - великие австрийцы Йозеф Гайдн и Вольфганг Моцарт. Глубокий интерес к человеческой личности, присущий романтической музыке. Экспрессионизм в музыке начала ХХ в.

    реферат [46,9 K], добавлен 13.05.2015

  • Истоки вокальной музыки. Создание музыки нового уровня. Суть вступления к опере. Смешение европейских учений о музыке с африканскими ритмами. Главные направления джаза. Использование электронных инструментов. Трудности в определении стиля музыки.

    реферат [31,6 K], добавлен 08.04.2014

  • Искусство, отражающее действительность в звуковых художественных образах. Взаимосвязь музыки и возраста. Определение взаимосвязи между характером и музыкой. Основные жанры музыки. Многогранность музыки и ее важность в современной жизни человека.

    презентация [44,4 M], добавлен 16.03.2017

  • Музыка - вид искусства, ее роль в жизни человека. Музыка и другие виды искусства. Временная и звуковая природа музыкальных средств. Образы, присущие музыке. Музыка в духовной культуре. Воздействие изменившихся условий существования музыки в обществе.

    реферат [1015,0 K], добавлен 26.01.2010

  • Формы и методы постижения музыкального бытия. Гипотезы о происхождении музыки. Музыка как ценность жизни и ее уроки. Музыкальное выражение как аспект философии языка А.Ф. Лосева. Философские основы музыкальной терапии. Музыкальные мотивы философии Ницше.

    доклад [56,6 K], добавлен 27.02.2010

  • Политическое положение Италии в XVII веке, развитие оперы и вокального мастерства. Характеристика инструментальной музыки начала XVIII века: скрипичное искусство и ее школы, церковная соната, партита. Яркие представители инструментальной музыки.

    реферат [30,0 K], добавлен 24.07.2009

  • Изменения в чешской музыке в рубежном десятилетии 1895-1905 годов. Попытки воплотить декадентские мотивы конца столетия. Рост интереса к психологическому реализму, к подлинной народной жизни. Леош Яначек - личность нового типа в истории чешской музыки.

    реферат [17,3 K], добавлен 29.12.2011

  • Музыка как вид искусства. Тональная мажоро-минорная система. Понимание звука как строительного материала музыки. Звук-абсолют в восточной традиции дзенского искусства. Семь ступеней звукоряда. Внутренние процессы, протекающие в спектре одного звука.

    статья [22,6 K], добавлен 24.07.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.